Notre collaborateur Simon était à Cannes en ce début de festival et a couvert le festival pour nous. Il nous présente aujourd'hui son bilan sur la première moitié du festival avec des notes sur une quinzaine de films dont sept titres de la Sélection Officielle, un titre sélectionné à Un certain regard et deux à la Semaine de la critique. Mais laissons-lui la parole sans plus tarder : 
A l’annonce de la sélection officielle il y a quelques semaines, 
certains se sont inquiétés de l’absence de potentielles découvertes, du 
peu de place donnée aux jeunes cinéastes et du retour perpétuel des 
mêmes noms, membres d’une chapelle qu’il est bien difficile d’intégrer 
quand on n’a pas déjà fait ses preuves avec plusieurs films dans les 
sélections parallèles. C’est en effet dommage, et c'est la marque d’un manque 
d’audace aussi bien que de l’obligation, un peu fatigante, de montées 
des marches glamour, mais l’espoir d’une compétition de haute tenue 
entre ces grands noms pouvait atténuer la déception. Les 7 films en 
compétition que j’ai pu voir jusqu’alors donnent plutôt raison aux 
esprits chagrins : s’il y a bien évidemment déjà eu de belles choses 
chez certains « habitués » (Jia Zhangke, Arnaud Desplechin, Alexander 
Payne) et s’il y en aura d’autres dans les jours à venir (Haroun, 
Kechiche, Gray, Des Pallières, Jarmusch ?), aucun vrai choc n’est encore
 à signaler, et surtout plusieurs ratages intégraux interrogent sur les 
critères de sélection de l’équipe de Thierry Frémaux, dont on sait 
qu’elle reçoit et visionne plusieurs milliers de films...
Comment expliquer la sélection en compétition de Shield of Straw, de Takashi Miike, déjà présent il y a deux ans avec le poussif Hara-Kiri, mort d’un samouraï ? Peut-être que la nécessité d’étoffer le contingent asiatique, notamment suite au retrait tardif du prometteur Transperceneige de Bong Joon-ho (sur décision du comité, du réalisateur ou parce que le
 film n’était pas prêt ?) y est pour quelque chose. Quoi qu’il en soit, 
ce polar narrant le transfert d’un assassin 
pédophile du sud du pays à Tokyo, dont la tête est mise à prix par le grand-père de sa dernière victime à hauteur d'un milliard de yens, est extrêmement mauvais : entre 
quelques scènes d’action pas particulièrement palpitantes s’étendent de 
longs tunnels de dialogues distillant une psychologie de bas étage, 
alors que l’intrigue à la fois banale et échevelée se déroule 
péniblement.
Une épreuve, mais peut-être pas autant que celle que constitue le visionnage de Borgman, nouveau film du hollandais Alex van Warmerdam, à qui on devait le remarqué Les Habitants,
 qui date quand même de 1992. Borgman raconte l’irruption dans la vie 
d’une jeune famille bourgeoise d’un homme étrange, barbu et dépenaillé, 
qu’on voit au début du film sortir d’une tanière où il se terrait avec 
quelques autres individus, dans la forêt, chassés par des hommes armés. 
Si un certain mystère se dégage de cette première séquence, il laisse 
vite la place à de l’exaspération devant cette déclinaison racoleuse et 
ridicule du Théorème de Pasolini, où sexe, violence et surnaturel
 s’empilent dans une espèce de charge anti-bourgeoise sensationnaliste. 
Van Warmerdam joue au plus malin et le résultat est extrêmement 
déplaisant, évoquant un peu l’irritation ressentie devant La Chasse de Thomas Vinterberg, également en compétition l’an dernier.
Dans une moindre mesure, la présence de Jeune et jolie 
de François Ozon en compétition est également une énigme, surtout 
lorsqu’on sait que le nombre de places dans le contingent français est 
limité, et que beaucoup d’autres œuvres françaises plus excitantes sont 
au programme des sélections parallèles. Si Jeune et jolie est moins pire
 que bien d’autres films d’Ozon descendus dans ces pages, et si son 
sujet pouvait exciter (une jeune fille de 17 ans découvre l’amour 
physique et décide de se prostituer « pour le plaisir »), il évoque 
davantage la joliesse aseptisée et creuse du Sleeping Beauty de 
Julia Leigh que la crudité des premiers films de Catherine Breillat. On 
se demande tout au long de ce film à quoi bon : l’opacité du personnage 
d’Isabelle (interprétée par la jeune Marine Vacht, sur laquelle beaucoup
 de monde s’émerveille mais qui en mouvement m’évoque personnellement 
moins Laetitia Casta qu’une version juvénile et toute en os de Maïwenn 
le Besco) n’est pas un problème, mais Ozon ne semble jamais vraiment 
porter un vrai regard sur elle, aucun amour du personnage ne se dégage 
de sa clinquante et plate mise en scène. Les parents (Géraldine Pailhas 
et Frédéric Pierrot) ne sont que des figures naïves et grotesques qui 
participent de la vanité du film. Finalement le personnage le plus 
intéressant est celui du petit frère d’Isabelle, qui à 11 ans découvre 
lui aussi la sexualité, la sienne et celle de sa sœur, à qui il voue une
 admiration fraternelle parfois teintée d’ambiguïté amoureuse. 
Probablement la partie la plus originale et intime de ce film par 
ailleurs peu intéressant, à défaut d’être totalement désagréable. 
Au rayon des réussites relatives, Le Passé, le nouveau film d’Asghar Farhadi dont on se demandait bien comment il allait assumer la succession du triomphal Une séparation.
 La curiosité était d’autant plus forte devant sa décision de tourner 
son nouveau film en France avec des comédiens français. L’histoire, à la
 fois simple et à entrées multiples, suit trois personnages principaux, 
une femme prise entre son ex-mari iranien, dont elle est depuis longtemps
 séparée mais pas encore divorcée, et son nouveau compagnon, dont la 
femme est dans le coma depuis plusieurs mois. Tous ces gens ont aussi 
des enfants, parfois de mariages précédents. Tous sont à fleur de peau 
et ont beaucoup de problèmes. Il faut avouer que le film a des défauts 
évidents (dont certains étaient à mon avis déjà présents dans Une Séparation, qui ne me compte pas parmi ses admirateurs inconditionnels) :
 en premier lieu une abondance de dialogues qui fait tomber le film dans
 une certaine surécriture, une intrigue qui vire dans la deuxième partie
 au whodunnit et étire inutilement le film en longueur, mais aussi un 
certain côté « vase clos », une désagréable impression de voir des 
personnages enfermés dans leur monde et leurs soucis, et que le film 
manque d’ouverture, de respiration et d’ampleur. C’est paradoxal car ça 
participe aussi d’un des points forts du film (en plus de la qualité de 
l’interprétation) : une indéniable qualité de regard, grâce à une mise 
en scène discrète mais immersive qui fait exister les personnages très 
fort. Ce qui faisait déjà le prix d’Une séparation, réussite plus
 évidente qui avait aussi pour lui ses étonnantes qualités documentaires
 auprès du public étranger. Le Passé est un bon film imparfait. 
Nebraska, d’Alexander Payne, ne sera projeté que jeudi 
mais j’ai pu le voir un peu en avance. Il s’agit d’un road-movie à deux à
 l’heure (oui, on pense souvent à Une histoire vraie de Lynch), 
la balade d’un homme d’une trentaine d’années un peu loser (Will Forte) 
et de son père (Bruce Dern), vieil homme qui perd un peu la boule et se 
persuade qu’il a gagné 100.000 dollars à la loterie. Il convainc donc 
son fils, qui n’est pourtant pas dupe, de partir du Montana pour le 
Nebraska retirer son prix. Ce voyage sera l’occasion pour le fils 
d’entraîner son père sur les lieux de son enfance, où une partie de sa 
famille vit encore. Filmé dans un beau noir et blanc, Nebraska a les 
qualités des précédents films de Payne, en premier lieu une mise en 
scène élégante et une douceur de ton non dénuée de cruauté, une douce 
mélancolie teintée d’humour. Il est d’autant plus dommage que l’émotion 
soit parfois un peu noyée sous les flots de musique, et que la fin du 
film vire au sentimentalisme à outrance, ce qui jette un petit voile sur
 ce joli film au classicisme discret.
Il en est un autre qu’on attendait moins sur le terrain du classicisme, c’est Arnaud Desplechin, dont le Jimmy P., psychanalyse d’un indien des plaines,
 avec Mathieu Amalric et Benicio Del Toro,  s’annonçait très excitant. 
Et si le résultat est en effet très beau, la grande économie de moyens 
et certains procédés très « hollywoodiens » (notamment l’usage de la 
musique) étonnent. Le film, situé à la fin des années 40, relate donc la
 psychanalyse de l’indien d’Amérique James Picard (Del Toro), vétéran 
traumatisé de la seconde guerre mondiale, par Georges Devereux 
(Amalric), un psychothérapeute qui se clame français mais laisse 
entendre lors d’une réplique qu’il serait en fait plutôt originaire 
d’Europe de l’est (Amalric s’en donne à cœur joie sur les accents). Par 
la force des choses et de son sujet, le film est extrêmement bavard et, 
il faut bien le dire, parfois un peu ennuyeux lors de certaines scènes 
dont les dialogues s’étirent à l’extrême. Il finit tout de même par 
emporter le morceau, d’abord grâce à la qualité de son interprétation 
(Del Toro notamment est génial, dans un rôle aux petits oignons qui 
pourrait lui rapporter le prix d’interprétation), mais surtout grâce à 
la douceur et à la bonté du regard de Desplechin sur ces deux 
personnages. C’est là que la forme très classique du film, si elle ne 
laisse pas de surprendre et de décevoir de prime abord, trouve tout son 
sens. Et lorsque Desplechin nous embarque dans les rêves torturés de 
Jimmy, il lâche enfin délicatement la bride, nous offrant des visions à 
la fois étranges et épurées, dépouillées, nous prouvant qu’il reste un 
grand metteur en scène.
Finalement, le meilleur film de la compétition que j’ai pu voir est celui de Jia Zhangke, A Touch of Sin.
 Extrêmement ambitieux et sombre, il témoigne en 4 histoires de la 
violence impitoyable qui frappe la Chine contemporaine, celle de la « 
croissance harmonieuse », et en particulier les plus modestes, souffrant
 quotidiennement de conditions de travail lamentables (insécurité, 
absence de couverture sociale, iniquité des salaires…), de l’inflation 
des prix des logements, et de la violence morale et physique qu’exercent
 les classes dirigeantes et gouvernantes, en réponse à d’éventuelles velléités d’insurrection ou non. Ce retour du cinéaste chinois à la 
fiction, après le documentaire I Wish I Knew, est d’une ampleur 
impressionnante. Quatre histoires glaçantes (dont la première et la dernière 
sont reliées par un personnage), que Jia Zhangke a écrites après avoir 
compilé des tonnes de coupures de presse relatant des faits divers, et 
mises en scène avec un mélange de retenue et de rage brute. Les 
paysages, qu’ils soient campagnards ou urbains, sont autant d’étendues 
rugueuses et hostiles où la violence est quotidienne, admise, ignorée 
(dans une des histoires, le personnage principal devient fou et flingue 
une femme en pleine rue, au milieu d’une foule indifférente qui passe 
son chemin l’air de rien). Les éclats de violence sont remarquables, Jia
 Zhangke n’hésitant pas à convoquer certains cinémas de genre (film de 
samouraïs, film noir américain…) tout en conservant une grande 
sécheresse, évitant ainsi tout phénomène de jubilation devant ces 
vengeances des sans-grades sur leurs oppresseurs. Un film éprouvant et 
peu aimable, mais un grand film.  
Voilà pour la sélection officielle jusqu’à présent, qui semble donc 
confirmer que pour d’éventuelles découvertes, il faudra regarder 
ailleurs, dans les sélections parallèles. Pour ma part il y en a eu 
deux, les deux à la Semaine de la critique, et les deux réalisées par un
 duo de cinéastes : d’abord Salvo, premier long-métrage
 des italiens Fabio Grassadonia et Antonio Piazza. Un joli film noir qui
 raconte la rencontre d’un tueur de la mafia sicilienne avec la sœur 
aveugle d’une de ses victimes, qui retrouve miraculeusement la vue au 
moment du meurtre. Le film, qui se déroule dans les paysages crasseux et
 désolés de la banlieue de Palerme, a le grand mérite de tenir jusqu’au 
bout son parti pris de noirceur et de sécheresse, tout en laissant la 
violence hors champ. Le travail sur le son est très beau et rend 
d’autant plus prégnant le personnage de la sœur aveugle et son rapport 
au monde extérieur. Celui sur le temps l’est également, le découpage 
très lâche laissant les plans s’étirer, y compris lors des scènes 
d’action dont la plus belle est un vertigineux plan-séquence en 
intérieur qui voit les deux personnages se « rencontrer » pour la 
première fois. Si l’aspect fermé et monolithique du tueur Salvo (très 
impressionnant physiquement) frôle parfois la caricature, la relation 
qui se tisse lentement entre les deux personnages est surprenante et 
culmine dans une dernière scène très émouvante.
La deuxième découverte est argentine et se nomme Los Dueños,
 de Agustin Toscano et Ezequiel Radusky. Le film se déroule dans une 
propriété de la campagne argentine, que deux hommes modestes 
entretiennent à l’année. Quand les riches propriétaires sont absents, 
ils s’introduisent dans la maison, se servent dans le frigo, dorment 
dans les grands lits, regardent des DVD. Ils « jouent aux riches » et en
 jouissent autant qu’ils s’en amusent. Mais quand la fille aînée du 
propriétaire, Pia, débarque pour y passer quelques jours, tout va être 
bouleversé. Un film cynique, tendu, discrètement « lutte des classes » 
et plutôt réjouissant, où tensions sociales et sexuelles se rejoignent 
avec autant d’humour que de suspense. Une bonne surprise, qui n’a pas 
encore de distributeur en France.
Les sélections parallèles offrent aussi leur lot de (très) mauvais films : ainsi Fruitvale Station,
 premier film américain de Ryan Coogler et Grand Prix à Sundance 
(festival qui ne cesse donc de dégringoler), se sert d’un fait divers 
qui a fait grand bruit aux États-Unis (l’assassinat d’un jeune noir par 
la police à Oakland le 1er de l’an 2009) pour livrer un drame au mieux 
maladroit, au pire atrocement manipulateur. Très mauvais aussi, le bien 
nommé Ugly, polar indien et hystérique de Anurag Kashyap (auteur de Gangs of Wasseypur l’an dernier) ; ou bien encore l’insupportable A Strange Course of Events, merdouille verbeuse de Raphaël Nadjari.
Déception plus relative mais inattendue, le nouveau film de Claire Denis, Les Salauds, dont l’extrême noirceur vire vite à l’absolument sordide, ce que ses indéniables qualités plastiques ne peuvent totalement rattraper, d’autant que le propos du film reste tout à fait mystérieux, pour ne pas dire douteux. Même les Tindersticks, encore une fois à la musique, n’y peuvent rien.
Je dois avouer pour finir que mon plus beau moment de ce début de 
festival est à mettre au crédit d’un film dont je n’ai pu voir que la 
première heure pour obligations professionnelles, c’est le film d’Alain 
Guiraudie, L’Inconnu du lac. Une heure lumineuse, 
drôle, touchante, excitante (pourtant les gros et les moustachus qui se 
sucent la bite en temps normal c’est pas mon truc), simplement mais 
merveilleusement mise en scène, idéale quoi. Une heure que j’ai 
extrêmement hâte de revivre et de compléter par la deuxième, qui est 
paraît-il « hitchcokienne », qualificatif on ne peut plus galvaudé mais 
que je crois Guiradie assez audacieux et talentueux pour honorer. On en 
reparle à coup sûr ici aux alentours du 12 juin, date de sa sortie en 
salles.
 











 
Un envoyé spécial de très grande classe !
RépondreSupprimerJe te rejoins sur "Une séparation" (c'est beau) : à mon sens "A propos d'Elly", le précédent film de Farhadi, est bien meilleur.
Merci pour ce debrief ! Tu ne fais que renforcer mon envie de voir "A touch of sin" et "L'inconnu du lac".
RépondreSupprimerIdem, super compte-rendu. Très hâte de voir le Jia Zhangke, le Guiraudie et le Desplechin. Merci aussi pour les découvertes, Salvo et Los Duenos, dont je n'avais pas encore entendu parler.
RépondreSupprimerBonne nouvelle, le palmarès de la Semaine de la Critique vient de tomber : Salvo a reçu le Grand Prix et Los Dueños la mention spéciale du Jury (présidé par Miguel Gomes).
SupprimerSalvo a aussi reçu le Prix révélation France 4 (jury présidé par Mia Hansen-Løve).
Ca fait plaisir, j'espère que le Palmarès de la "grande" compétition sera aussi cool !:-)
Dans la sélection Un Certain Regard, le film québécois "Sarah préfère la course" me donne bien envie.
RépondreSupprimerhttp://cdn-parismatch.ladmedia.fr/var/news/storage/images/festival-de-cannes/videos/la-bande-annonce-du-jour-sarah-prefere-la-course-513152/4626911-1-fre-FR/La-bande-annonce-du-jour-Sarah-prefere-la-course.jpg
Quid ?
J'ai regardé Le Passé hier soir et je te rejoins, Simon. C'est pas un mauvais film du tout, mais il manque clairement quelque chose, d'ampleur, d'envergure, je ne sais pas, mais quelque chose qui est de plus en plus pesant à mesure que les minutes défilent. Une Séparation, infiniment supérieur, ne m'avait pas laissé cette impression.
RépondreSupprimerLe film se mate tranquillement et n'ennuie pas, mais je me suis toujours demandé quand est-ce que ça allait véritablement décoller, bizarrement. Puis au bout d'un moment, on se fait une raison, et on se dit "Ah, ok, alors le film va raconter juste ça ?!". Pourtant, ce qu'il raconte, ce n'est a priori pas rien, mais voilà, il manque un truc ! Et puis il y a cette réelle impression de vase-clos, dont tu parles bien, Simon. Le film et ses personnages manquent de vie. Chaque scène "sert" à quelque chose. Et, si les dialogues sont pas mal écrits et les acteurs plutôt irréprochables (avec une mention spéciale pour Ali Mossafa), la mécanique de Farhadi, comme je l'ai lu ailleurs, est trop visible, trop huilée.
Bon, après, Asghar Farhadi n'est pas manchot et c'est quand même pas si mal, mais là, on dirait qu'il est tombé dans l'excès de confiance.
Récemment on m'a aussi fait remarquer que les personnages féminins étaient particulièrement mal traités dans le film. Hystériques, manipulatrices, quand elles ne sont pas dans le coma... Et au milieu de tout ça, les hommes se débattent et font ce qu'ils peuvent pour arranger les choses. Ça ne m'avait pas frappé quand je l'ai vu, mais c'est pas faux. :)
SupprimerComme toi, cela ne m'a pas frappé quand j'ai maté le film, mais à y réfléchir, y'a du vrai, oui...
SupprimerComplètement d'accord avec vous sur ce film. J'ai aussi préféré "Une Séparation", à côté de quoi "Le Passé" manque de force et d'évidence. C'est pas mal mais jamais génial, ça se laisse regarder sans passionner. C'est bien fait, c'est maîtrisé, c'est très correct, mais ça ne suffit pas vraiment et la mécanique scénaristique de Farhadi est trop visible, surtout dans la deuxième partie du film, avec tous ces retournements de situation et chaque personnage qui révèle une part de vérité au compte-goutte. C'était beaucoup plus fin et plus digeste dans "Une Séparation" où Farhadi faisait systématiquement bouger notre point de vue sur la globalité de l'affaire. Ici on se lasse de ces révélations, on sent une part de calcul, on voit le travail derrière chaque revirement, et ça gâche l'ensemble.
SupprimerQuant au traitement un peu injuste des personnages féminins, personnellement il m'a un peu gêné durant le film, surtout concernant le personnage de Bérénice Béjo (le personnage féminin le plus important du film), qui agit régulièrement comme une abrutie (notamment quand elle secoue sa fille et la fout dehors), alors que les personnages masculins sont plus intelligents et plus sensibles. Farhadi évite en général de filmer des gens imbéciles, et c'est une force de son cinéma. On peut dire que l'héroïne réagit sur un coup de sang et rattrape vite son inconséquence, c'est vrai, mais de façon plus générale elle a un comportement assez désagréable, parfois crétin, et c'est dommage.
La même !
SupprimerToi aussi ça t'a fait l'effet d'un film de vieux ?
SupprimerPas spécialement pendant le film non. Tu veux dire dans le sens où Farhadi serait déjà un peu rouillé dans son système ?
SupprimerOuais, voilà. Ça fait film de gars en fin de cycle, qui s'appuie sur son savoir-faire mais pas grand chose d'autre ; film d'un gars doué mais qu'on aurait envie de secouer pour qu'il se remette un peu en question.
SupprimerOui voilà, plutôt qu'un film de vieux, celui d'un type un peu prétentieux qui a finalement plus de savoir-faire que de talent. D'ailleurs avec le recul je regrette un peu la conclusion de mon paragraphe sur le film : plutôt qu'un bon film imparfait, ce serait plutôt un séduisant film médiocre. :)
SupprimerAh ouais à ce point !
SupprimerRemate-le entre Jeff Who Lives at Home et Une Vie Meilleure, tu vas de nouveau être en accord avec ta conclusion ! :D
SupprimerTu m'étonnes ! Je vais me le payer "Jeff who lives at home". Il le faut.
SupprimerOui, c'est peut-être un poil excessif mais le film n'a pas très bien vieilli pour moi. Et ce que j'ai lu de Farhadi en interview n'a pas aidé, j'ai eu l'impression d'un mec un peu puant et pas très intéressant.
SupprimerSimon > Avec le recul j'espère que tu serais encore plus sévère également avec "Jeune & Jolie". Quelle connerie de film...
SupprimerIl paraît que c'est un cuistot hors pair capable de fabuleux falafels...
SupprimerTu confonds pas avec Del Toro et ses inimitables burritos ?
SupprimerRémi > l'article ne laisse pas beaucoup de doutes sur ce que j'ai pensé de Jeune et jolie. Mais j'en attendais tellement peu de ce tocard de Ozon que j'ai cru bon de relever les rares trucs pas trop nazes que j'ai trouvés dans le film, qui est loin d'être son pire, même si on est d'accord : ça reste bien merdique !
SupprimerOui et je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Les personnages des parents putain... et puis le perso principal... C'est vraiment un triste film.
SupprimerJe sors de A Touch of Sin et on se rejoint encore. Drôle de film, ma parole...
RépondreSupprimerC'est amusant, d'ailleurs, de constater que son plan final est identique à celui du dernier Scorsese... Coïncidence amusante à la vue des deux films, et, dans les deux cas, assez glaçante, compte tenu de leurs sujets...
L'assassinat du gars à l'arme blanche, consécutif à la tentative de viol, se fait dans la chambre 227 de l'hôtel où la femme travaille. Nouvel hasard, simple coïncidence ?!
RépondreSupprimerTu fais référence à Shining ? C'était pas plutôt 237 ?
RépondreSupprimerQuoi qu'il en soit j'avais pas vu tes commentaires sur A touch of Sin, content que t'aies aimé !
Oui, à Shining.
Supprimer237-227 = 10, soit pas grand chose... ainsi que le jour et le mois de la mort d'Orson Welles...
Et puis de 237 à 813, il n'y a pas si loin que cela... Et de 813 à la date de la mort de Kennedy...
Supprimer